Ренессанс - итальянское возрождение(живопись). Титаны и шедевры культуры эпохи возрождения - реферат Крупнейшие живописцы раннего возрождения


В первых десятилетиях XV века в искусстве Италии происходит решительный перелом. Возникновение мощного очага Ренессанса во Флоренции повлекло за собой обновление всей итальянской художественной культуры. Творчество Донателло, Мазаччо и их сподвижников знаменует победу ренессансного реализма, существенно отличавшегося от того "реализма деталей", который был характерен для искусства позднего треченто. Произведения этих мастеров проникнуты идеалами гуманизма. Они возвеличивают человека, поднимают его над уровнем обыденности. В своей борьбе с традицией готики художники раннего Возрождения искали опору в античности и искусстве Проторенессанса. То, что только интуитивно, на ощупь искали мастера Проторенессанса, теперь основывается на точных знаниях. Итальянское искусство XV века отличается большой пестротой. Различие условий, в которых формируются местные школы, порождает разнообразие художественных течений. Новое искусство, победившее в начале XV века в передовой Флоренции, далеко не сразу получило признание и распространение в других областях страны. В то время как во Флоренции работали Брунелесски, Мазаччо, Донателло, в северной Италии еще были живы традиции византийского и готического искусства, лишь постепенно вытесняемые Ренессансом.

Кватроченто

С конца XIV в. власть во Флоренции переходит к дому банкиров Медичи. Его глава, Козимо Медичи, стал негласным правителем Флоренции. Ко двору Козимо Медичи (а затем и его внука Лоренцо, прозванного Великолепным) стекаются писатели, поэты, ученые, архитекторы и художники. Начинается век медицейской культуры. Первые признаки новой, буржуазной культуры и зарождение нового, буржуазного мировоззрения особенно ярко проявились в XV в., в период кватроченто. Но именно потому, что процесс сложения новой культуры и нового мировоззрения не был завершен в этот период (это произошло позже, в эпоху окончательного разложения и распада феодальных отношений), XV век полон творческой свободы, смелых дерзаний, преклонения перед человеческой индивидуальностью. Это поистине век гуманизма. Кроме того, это эпоха, полная веры в безграничную силу разума, эпоха интеллектуализма. Восприятие действительности проверяется опытом, экспериментом, контролируется разумом. Отсюда тот дух порядка и меры, который столь характерен для искусства Ренессанса. Геометрия, математика, анатомия, учение о пропорциях человеческого тела имеют для художников огромное значение; именно тогда начинают тщательно изучать строение человека; в XV в. итальянские художники решили и проблему прямолинейной перспективы, которая уже назрела в искусстве треченто. В формировании светской культуры кватроченто огромную роль сыграла античность. XV столетие демонстрирует прямые связи с ней культуры Возрождения. С 1439 года, со времени состоявшегося во Флоренции вселенского церковного собора, на который прибыли в сопровождении пышной свиты византийский император Иоанн Палеолог и константинопольский патриарх, и особенно после падения Византии в 1453 году, когда многие бежавшие с Востока ученые нашли прибежище во Флоренции, город этот становится одним из главных в Италии центров изучения греческого языка, а также литературы и философии Древней Греции. Во Флоренции основывается Платоновская академия, библиотека Лауренциана содержит богатейшее собрание античных рукописей. И все же ведущая роль в культурной жизни Флоренции первой половины и середины XV века, бесспорно, принадлежала искусству. Появляются первые художественные музеи, наполненные статуями, обломками античной архитектуры, мраморами, монетами, керамикой. Восстанавливается античный Рим. Перед изумленной Европой предстает красота страдающего Лаокоона, прекрасных Аполлона (Бельведерского) и Венеры (Медицейской).

Скульптура

В XV в. итальянская скульптура переживала расцвет. Она приобрела самостоятельное, независимое от архитектуры значение, в ней появились новые жанры. В практику художественной жизни начинали входить заказы богатых купеческих и ремесленных кругов на украшение общественных зданий; художественные конкурсы приобретали характер широких общественных мероприятий. Событием, которое открывает новый период в развитии итальянской ренессансной скульптуры, считается состоявшийся в 1401 г. конкурс на изготовление из бронзы вторых северных дверей флорентийского баптистерия. Среди участников конкурса были молодые мастера - Филиппо Брунеллески и Лоренцо Гиберти (около 1381-1455). Победил на конкурсе блестящий рисовальщик Гиберти. Один из самых образованных людей своего времени, первый историк итальянского искусства, Гиберти, в творчестве которого главным были равновесие и гармония всех элементов изображения, посвятил жизнь одному виду скульптуры - рельефу. Его искания достигли вершины в изготовлении восточных дверей флорентийского баптистерия (1425-1452 гг.), которые Микеланджело назвал «Вратами рая». Составляющие их десять квадратных композиций из позолоченной бронзы передают глубину пространства, в которой сливаются фигуры, природа, архитектура. Они напоминают выразительностью живописные картины. Мастерская Гиберти стала настоящей школой для целого поколения художников. В его мастерской в качестве помощника работал молодой Донателло, в будущем великий реформатор итальянской скульптуры. Донато ди Никколо ди Бетто Барди, которого называли Донателло (около 1386-1466), родился во Флоренции в семье чесальщика шерсти. Он работал во Флоренции, Сиене, Риме, Падуе. Однако огромная слава не изменила его простого образа жизни. Рассказывали, что бескорыстный Донателло вешал кошелёк с деньгами у двери своей мастерской, и его друзья и ученики брали из кошелька столько, сколько им было нужно.

С одной стороны, Донателло жаждал в искусстве жизненной правды. С другой, он придавал своим работам черты возвышенной героики. Эти качества проявились уже в ранних работах мастера - статуях святых, предназначенных для наружных ниш фасадов церкви Ор Сан-Микеле во Флоренции, и ветхозаветных пророков флорентийской кампанилы. Статуи находились в нишах, но они сразу привлекали внимание суровой выразительностью и внутренней силой образов. Особенно известен «Святой Георгий» (1416 г.) - юноша-воин со щитом в руке. У него сосредоточенный, глубокий взгляд; он прочно стоит на земле, широко расставив ноги. В статуях пророков Донателло особенно подчёркивал их характерные черты, подчас грубоватые, неприкрашенные, даже уродливые, но живые и естественные. У Донателло пророки Иеремия и Аввакум - цельные и духовно богатые натуры. Их крепкие фигуры скрыты тяжёлыми складками плащей. Жизнь избороздила глубокими морщинами поблёкшее лицо Аввакума, он совсем облысел, за что его во Флоренции и прозвали Цукконе (Тыква). В 1430 г. Донателло создал «Давида» - первую обнажённую статую в итальянской скульптуре Возрождения. Статуя предназначалась для фонтана во внутреннем дворе палаццо Медичи. Библейский пастух, победитель великана Голиафа, - один из излюбленных образов Ренессанса. Изображая его юношеское тело, Донателло, несомненно, исходил из античных образцов, но переработал их в духе своего времени. Задумчивый и спокойный Давид в пастушьей шляпе, затеняющей его лицо, попирает ногой голову Голиафа и словно не сознаёт ещё совершённого им подвига. Поездка в Рим вместе с Брунеллески чрезвычайно расширила художественные возможности Донателло, его творчество обогатилось новыми образами и приёмами, в которых сказалось влияние античности. В творчестве мастера наступил новый период. В 1433 г. он завершил мраморную кафедру флорентийского собора. Всё поле кафедры занимает ликующий хоровод пляшущих путти - нечто вроде античных амуров и одновременно средневековых ангелов в виде обнажённых мальчиков, иногда крылатых, изображённых в движении. Это излюбленный мотив в скульптуре итальянского Возрождения, распространившийся затем в искусстве XVII-XVIII вв. Почти десять лет Донателло работал в Падуе, старом университетском городе, одном из центров гуманистической культуры, родине глубоко почитаемого в Католической Церкви Святого Антония Падуанского. Для городского собора, посвящённого Святому Антонию, Донателло выполнил в 1446-1450 гг. огромный скульптурный алтарь со множеством статуй и рельефов. Центральное место под балдахином занимала статуя Мадонны с Младенцем, но обеим сторонам которой располагалось шесть статуй святых. В конце XVI в. алтарь был разобран. До наших дней сохранилась только его часть, и сейчас трудно себе представить, как он выглядел первоначально. Четыре дошедших до нас алтарных рельефа, изображающие чудесные деяния Святого Антония, позволяют оценить необычные приёмы, использованные мастером. Это тип плоского, как бы сплющенного рельефа. Многолюдные сцены представлены в едином движении в реальной жизненной обстановке. Фоном им служат огромные городские постройки и аркады. Благодаря передаче перспективы возникает впечатление глубины пространства, как в живописных произведениях. Одновременно Донателло выполнил в Падуе конную статую кондотьера Эразмо де Нарни, уроженца Падуи, находившегося на службе у Венецианской республики. Итальянцы прозвали его Гаттамелатой (Хитрой Кошкой). Это один из первых ренессансных конных монументов. Спокойное достоинство разлито во всём облике Гаттамелаты, одетого в римские доспехи, с обнажённой на римский манер головой, которая является великолепным образцом портретного искусства. Почти восьмиметровая статуя на высоком пьедестале одинаково выразительна со всех сторон. Монумент поставлен параллельно фасаду собора Сант-Антонио, что позволяет видеть его либо на фоне голубого неба, либо в эффектном сопоставлении с мощными формами куполов.

В последние проведённые во Флоренции годы Донателло переживал душевный кризис, его образы становились всё более драматичными. Он создал сложную и выразительную группу «Юдифь и Олоферн» (1456-1457гг.); статую «Мария Магдалина» (1454-1455 гг.) в виде дряхлой старухи, измождённой отшельницы в звериной шкуре - трагические по настроению рельефы для церкви Сан-Лоренцо, завершенные уже его учениками. Среди крупнейших скульпторов первой половины XV в. нельзя обойти вниманием Якопо делла Кверча (1374-1438) - старшего современника Гиберти и Донателло. Его творчество, богатое многими открытиями, стояло как бы в стороне от общего пути, по которому развивалось искусство Ренессанса. Уроженец города Сиены, Кверча работал в Лукке. Там в городском соборе находится выполненное этим мастером редкое по красоте надгробие юной Иларии дель Карето. В 1408 - 1419 гг. Кверча создал скульптуры для монументального фонтана Фонте Гайя на площади Кампо в Сиене. Затем мастер жил в Болонье, где его главным произведением стали рельефы для портала церкви Сан-Петро- нио (1425-1438 гг.). Выполненные из тёмно-серого твёрдого местного камня, они отличаются мощной монументальностью, предвосхищая образы Микеланджело. Второе поколение флорентийских скульпторов тяготело к более лирическому, умиротворённому, светскому искусству. Ведущая роль в нём принадлежала семье скульпторов делла Роббиа. Глава семьи Лукка делла Роббиа (1399 или 1400- 1482), современник Брунеллески и Донателло, прославился применением глазурной техники в круглой скульптуре и рельефе, часто сочетая их с архитектурой. Техника глазури (майолики), известная с глубокой древности народам Передней Азии, была в Средние века завезена на Пиренейский полуостров и остров Майорку, почему и получила своё название, а затем широко распространилась в Италии. Лукка делла Роббиа создавал медальоны с рельефами на густо-синем фоне для зданий и алтарей, гирлянды из цветов и плодов, майоликовые бюсты Мадонны, Христа, Иоанна Крестителя. Жизнерадостное, нарядное, доброе искусство этого мастера получило заслуженное признание современников. Большого совершенства в технике майолики достиг также его племянник Андреа делла Роббиа (1435-1525).

Живопись

Огромная роль, которую в архитектуре раннего Возрождения сыграл Брунеллески, а в скульптуре - Донателло, в живописи принадлежала Мазаччо. Брунеллески и Донателло переживали творческий расцвет, когда родился Мазаччо. По словам Вазари, «Мазаччо стремился изображать фигуры с большой живостью и величайшей непосредственностью наподобие действительности». Мазаччо умер молодым, не дожив до 27 лет, и всё же успел сделать в живописи столько нового, сколько иному мастеру не удавалось за всю жизнь. Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи, прозванный Мазаччо (1401 - 1428), родился в местечке Сан-Вальдарно близ Флоренции, куда он юношей уехал учиться живописи.Существовало предположение, что его учителем был Мазолино де Паникале, с которым он затем сотрудничал; сейчас оно отвергнуто исследователями. Мазаччо работал во Флоренции, Пизе и Риме. Классическим образцом алтарной композиции стала его «Троица» (1427-1428), созданная для церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции. Фреска выполнена на стене, уходящей в глубину капеллы, которая построена в форме ренессансной арочной ниши. На росписи представлены распятие, фигуры Марии и Иоанна Крестителя. Их осеняет образ Бога-Отца. На переднем плане фрески запечатлены коленопреклонённые заказчики, как бы находящиеся в самом помещении церкви. Расположенное в нижней части фрески изображение саркофага, на котором лежит скелетАдама. Надпись над саркофагом содержит традиционное средневековое изречение: «Я был таким когда-то, как вы, и вы будете такими, как я». До 50-х гг. XX в. это произведение Мазаччо в глазах любителей искусства и учёных отступало на второй план перед его знаменитым циклом росписей капеллы Бранкаччи. После того как в 1952 г. фреска была перенесена на прежнее место в храме, промыта, отреставрирована, когда была обнаружена её нижняя часть с саркофагом, «Троица» привлекла к себе пристальное внимание исследователей и любителей искусства. Творение Мазаччо замечательно во всех отношениях. Величавая отрешённость образов сочетается здесь с не виданной до тех пор реальностью пространства и архитектуры, с объёмностью фигур, выразительной портретной характеристикой лиц заказчиков и с удивительным по силе сдержанного чувства образом Богоматери. В те же годы Мазаччо (в содружестве с Мазолино) создал в церкви Санта- Мария дель Кармине росписи капеллы Бранкаччи, названные так по имени богатого флорентийского заказчика. Перед живописцем стояла задача средствами линейной и воздушной перспективы построить пространство, разместить в нём мощные фигуры персонажей, правдиво изобразить их движения, позы, жесты, а затем масштабы и цвет фигур связать с природным или архитектурным фоном. Мазаччо не только успешно справился с этой задачей, но и сумел передать внутреннее напряжение и психологическую глубину образов. Сюжеты росписей в основном посвящены истории апостола Петра. Самая известная композиция «Чудо со статиром» рассказывает, как у ворот города Капернаума Христа с учениками остановил сборщик налогов, требуя у них денег на поддержание храма. Христос повелел апостолу Петру выловить в Генисаретском озере рыбу и извлечь из неё статир. Слева на втором плане зритель видит эту сцену. Справа Пётр вручает деньги сборщику. Таким образом, композиция соединяет три разновременных эпизода, в которых трижды предстаёт апостол. В новаторской по существу живописи Мазаччо этот приём - запоздалая дань средневековой традиции изобразительного рассказа, от него в то время уже отказались многие мастера и более столетия назад сам Джотто. Но это не нарушает впечатления смелой новизны, которой отличаются весь образный строй росписи, её драматургия, жизненно убедительные, чуть грубоватые герои. Иногда в выражении силы и остроты чувства Мазаччо опережает своё время. Вот фреска «Изгнание Адама и Евы из рая» в той же капелле Бранкаччи. Зритель верит тому, что Адама и Еву, нарушивших Божественный запрет, ангел с мечом в руках действительно изгоняет из рая. Главное здесь - не библейский сюжет и внешние детали, а ощущение беспредельного человеческого отчаяния, которым охвачены Адам, закрывший лицо руками, и рыдающая Ева, с запавшими глазами и тёмным провалом искажённого криком рта. В августе 1428 г. Мазаччо уехал в Рим, не закончив росписи, и вскоре внезапно умер. Капелла Бранкаччи стала местом паломничества живописцев, перенимавших приёмы Мазаччо. Однако многое в творческом; наследии Мазаччо сумели оценить лишь следующие поколения. В творчестве его современника Паоло Уччелло (1397-1475), принадлежавшего к поколению мастеров, работавших после смерти Мазаччо, тяга к нарядной сказочности приобретала подчас наивный оттенок. Эта особенность творческого стиля художника стала его своеобразной визитной карточкой. Прелестна его ранняя маленькая картина «Святой Георгий». Решительно шагает на двух ногах зелёный дракон с винтообразным хвостом и узорчатыми крыльями, словно вырезанными из жести. Он не страшен, а забавен. Сам художник, вероятно, улыбался, создавая эту картину. Но в творчестве Уччелло своенравная фантазия сочеталась со страстью изучения перспективы. Эксперименты, чертежи, зарисовки, которым он посвящал бессонные ночи, Вазари описывал как чудачества. Между тем в историю живописи Паоло Уччелло вошёл как один из тех живописцев, кто впервые стал применять в своих полотнах приём линейной перспективы. В молодости Уччелло работал в мастерской Гиберти, затем выполнял мозаики для собора Сан-Марко в Венеции, а вернувшись во Флоренцию, познакомился с росписями Мазаччо в капелле Бранкаччи, оказавшими на него огромное влияние. Увлечение перспективой отразилось в первом произведении Уччелло - написанном им в 1436 г. портрете английского кондотьера Джона Хоквуда, известного итальянцам как Джованни Акуто. Огромная монохромная (одноцветная) фреска изображает не живого человека, а его конную статую, на которую зритель смотрит снизу вверх. Смелые искания Уччелло нашли выражение в трёх его известных картинах, заказанных Козимо Медичи и посвящённых битве двух флорентийских полководцев с войсками Сиены при Сан-Романо. В удивительных картинах Уччелло на фоне игрушечного пейзажа сошлись в ожесточённой схватке всадники и воины перемешались копья, щиты, древки знамён. И, тем не менее, сражение выглядит условной, застывшей на редкость красивой, поблёскивающей золотом декорацией с фигурами коней красного, розового и даже голубого цвета.

Федеральное агентство по образованию

Санкт – Петербургский государственный архитектурно – строительный университет

Кафедра истории

Дисциплина: Культурология

Титаны и шедевры культуры эпохи Возрождения

Студент группы 1 ЭС 2

Е. Ю. Наливко

Руководитель:

к. и. н., преподаватель

И. Ю. Лапина

Санкт – Петербург

Введение………………………………………………………3

    Искусство раннего Возрождения………………………..4

    Период высокого Ренессанса…………………………….5

    Сандро Боттичелли……………………………………….5

    Леонардо Да Винчи………………………………………7

    Микеланджело Буонарроти …….………………………10

    Рафаэлло Санти…………....…………………………….13

Заключение…………………………………………………..15

Список использованной литературы……………………....16

Введение

Эпоха Возрождения – важный период в мировой культуре. Первоначально новое явление в европейской культурной жизни выглядело как возвращение к забытым достижениям античной культуры в области науки, философии, литературы. Феномен Возрождения заключается в том, что античное наследие превратилось в оружие ниспровержения церковных канонов и запретов. По существу, надо говорить о грандиозной культурной революции, которая длилась два с половиной столетия и завершилась созданием нового типа мировоззрения и нового типа культуры. Ничего подобного вне европейского региона в то время не наблюдалось. Поэтому данная тема вызвала у меня огромный интерес и желание более подробно разобрать данный период.

В своем реферате я хочу акцентировать внимание на таких выдающихся людей, как Сандро Боттичелли, Леонардо Да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэлло Санти. Именно они стали наиболее яркими представителями основных этапов итальянского Возрождения.

1. Искусство раннего возрождения

В первых десятилетиях XV века в искусстве Италии происходит решительный перелом. Возникновение мощного очага Ренессанса во Флоренции повлекло за собой обновление всей итальянской художественной культуры.

Творчество Донателло, Мазаччо и их сподвижников знаменует победу ренессанского реализма, существенно отличавшегося от того "реализма деталей", который был характерен для готизирующего искусства позднего треченто. Произведения этих мастеров проникнуты идеалами гуманизма. Они героизируют и возвеличивают человека, поднимают его над уровнем обыденности.

В своей борьбе с традицией готики художники раннего Возрождения искали опору в античности и искусстве Проторенессанса. То, что только интуитивно, на ощупь искали мастера Проторенессанса, теперь основывается на точных знаниях.

Итальянское искусство XV века отличается большой пестротой. Новое искусство, победившее в начале XV века в передовой Флоренции, далеко не сразу получило признание и распространение в других областях страны. В то время как во Флоренции работали Брунелесски, Мазаччо, Донателло, в северной Италии еще были живы традиции византийского и готического искусства, лишь постепенно вытесняемые Ренессансом.

Главным очагом раннего Возрождения была Флоренция. Флорентийская культура первой половины и середины XV века разнообразна и богата. С 1439 года, со времени состоявшегося во Флоренции вселенского церковного собора, на который прибыли в сопровождении пышной свиты византийский император Иоанн Палеолог и константинопольский патриарх, и особенно после падения Византии в 1453 году, когда многие бежавшие с Востока ученые нашли прибежище во Флоренции, город этот становится одним из главных в Италии центров изучения греческого языка, а также литературы и философии Древней Греции. И все же ведущая роль в культурной жизни Флоренции первой половины и середины XV века, бесспорно, принадлежала искусству. 1

2. Период Высокого Ренессанса

Этот отрезок времени представляет собой апогей эпохи Возрождения. Это был небольшой период, продожавшийся около 30 лет, но в количественном и качественном уровне, этот отрезок времени подобен векам. Искусство Высокого Возрождения является суммированием достижений 15 века, но в то же время это новый качественный скачок, как в теории искусства, так и в его воплощении. Необычайную «уплотненность» этого периода можно объяснить тем, что количество одновременно (в один исторический период) работающих гениальных художников является неким рекордом даже для всей истории искусства. Достаточно назвать такие имена как Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело.

3. Сандро Боттичелли

Имя Сандро Боттичелли известно всему миру, как имя одного из самых замечательных художников итальянского Возрождения.

Сандро Боттичелли родился в 1444 (или в 1445) году в семье кожевника, флорентийского гражданина Мариано Филиппепи. Сандро был самым младшим, четвертым сыном Филиппепи. К сожалению, почти ничего не известно о том, где и когда Сандро прошел художественную выучку и действительно ли, как сообщают старые источники, он сначала обучался ювелирному ремеслу, а затем уже стал заниматься живописью. В 1470 году он уже имел собственную мастерскую и самостоятельно выполнял полученные заказы.

Обаяние искусства Боттичелли всегда остается немного загадочным. Его произведения вызывают чувство, какое не вызывают произведения других мастеров.

Боттичелли уступал многим художникам XV века, одним - в мужественной энергии, другим - в правдивой достоверности деталей. Его образы (за очень редким исключением) лишены монументальности и драматизма, их преувеличенно хрупкие формы всегда немного условны. Но как никакой другой живописец XV века Боттичелли был наделен способностью к тончайшему поэтическому осмыслению жизни. Он впервые сумел передать едва уловимые нюансы человеческих переживаний. Радостное возбуждение сменяется в его картинах меланхолической мечтательностью, порывы веселья - щемящей тоской, спокойная созерцательность - неудержимой страстность.

Новое направление искусства Боттичелли получает свое крайнее выражение в последний период его деятельности, в произведениях 1490-х-начала 1500-х годов. Здесь приемы преувеличения и диссонанса становятся почти нестерпимыми (например, «Чудо св. Зиновия»). Художник то погружается в пучину безысходной скорби («Пьета»), то отдается просветленной экзальтации («Причащение св. Иеронима»). Его живописная манера упрощается почти до иконописной условности, отличаясь какой-то наивной косноязычностью. Плоскостному линейному ритму полностью подчиняется и рисунок, доведенный в своей простоте до предела, и цвет с его резкими контрастами локальных красок. Образы как бы утрачивают свою реальную, земную оболочку, выступая как мистические символы. И все же в этом, насквозь религиозном искусстве с огромной силой пробивает себе дорогу человеческое начало. Никогда еще художник не вкладывал в свои произведения столько личного чувства, никогда еще его образы не имели такого высокого нравственного значения.

Со смертью Боттичелли завершается история флорентийской живописи Раннего Возрождения - этой подлинной весны итальянской художественной культуры. Современник Леонардо, Микеланджело и молодого Рафаэля, Боттичелли остался чужд их классических идеалов. Как художник он полностью принадлежал XV столетию и не имел прямых преемников в живописи Высокого Возрождения. Однако его искусство не умерло вместе с ним. То была первая попытка раскрыть душевный мир человека, попытка робкая и закончившаяся трагически, но получившая через поколения и столетия свое бесконечно многогранное отражение в творчестве других мастеров.

Искусство Боттичелли - поэтическая исповедь великого художника, которая волнует и всегда будет волновать сердца людей. 2

4. Леонардо Да Винчи

В истории человечества нелегко найти другую столь же гениальную личность, как основатель искусства Высокого Возрождения Леонардо да Винчи (1452-1519). Всеобъемлющий характер деятельности этого великого художника и ученого стал ясен только тогда, когда были исследованы разрозненные рукописи из его наследия. Леонардо посвящена колоссальная литература, подробнейшим образом изучена его жизнь. И, тем не менее, многое в его творчестве остается загадочным и продолжает будоражить умы людей.

Леонардо Да Винчи родился в селении Анкиано близ Винчи: недалеко от Флоренции. Он был внебрачным сыном зажиточного нотариуса и простой крестьянки. Заметив необычайные способности мальчика в живописи, отец отдал его в мастерскую Андреа Верроккьо. В картине учителя «Крещение Христа» фигура одухотворенного белокурого ангела принадлежит кисти молодого Леонардо.

Среди его ранних работ картина «Мадонна с цветком» (1472 г.), исполненная живописным маслом, редким тогда в Италии.

Около 1482 г. Леонардо поступил на службу к миланскому герцогу Лодовико Моро. Мастер рекомендовал себя при этом в первую очередь как военного инженера, зодчего, специалиста в области гидротехнических работ и только потом как живописца и скульптора. Однако первый миланский период творчества Леонардо (1482-1499 гг.) оказался наиболее плодотворным. Мастер стал самым известным художником Италии, занимался архитектурой и скульптурой, обратился к фреске и алтарной картине.

До нашего времени дошли живописные картины Леонардо миланского периода. Первой алтарной композицией Высокого Возрождения стала «Мадонна в гроте» (1483-1494 г.г.). Живописец отошел от традиций пятнадцатого столетия: в религиозных картинах которого преобладало торжественная скованность. В алтарной картине Леонардо мало фигур: женственная Мария, Младенец Христос, благословляющий маленького Иоанна Крестителя, и коленопрекосновенный ангел, словно выглядывающий из картины. Образы идеально прекрасны, естественно связаны с окружающей их средой. Это подобие грота среди темных базальтовых скал с просветом в глубине - типичный для Леонардо пейзаж в целом фантастически таинственный. Фигуры и лица окутаны воздушной дымкой, придающей им особую мягкость. Итальянцы этот прием Деонардо называли сфумато.

В Милане, по-видимому, мастер создал полотно «Мадонна с младенцем» («Мадонна Лита»). Здесь в отличие от «Мадонны с цветком» он стремился к большей обобщенности идеальности образа. Изображен не определенный момент, а некое длительное состояние покой радости, в которое погружена молодая прекрасная женщина. Холодный ясный свет озаряет ее тонкое мягкое лицо с полуопущенным взором и легкой, еле уловимой улыбкой. Картина написана темперой, придающей звучность тонам голубого плаща и красного платья Марии. Удивительно написаны пушистые темно-золотистые вьющиеся волосы Младенца, не по-детски серьезен его внимательный взгляд устремленный на зрителя.

Когда в 1499 году Милан был взят французскими войсками, Леонардо покинул город. Началась пора его скитания. Некоторое время он работал во Флоренции. Там творчество Леонардо словно озарила яркая вспышка: он написал портрет Моны Лизы, супруги богатого флорентийца Франческо ди Джокондо (около 1503). Портрет известен как «Джоконда», стал одним из самых прославленных произведений мировой живописи.

Небольшой, окутанный воздушной дымкой портрет молодой женщины, сидящей на фоне голубовато-зеленого пейзажа, полон такой живой и нежной трепетности, что, по словам Вазари, в углублении шеи Моны Лизы можно видеть биение пульса. Казалось бы картина просто для понимания. Между тем в обширной литературе, посвященный «Джоконде», сталкиваются самые противоположные толкования созданного Леонардо образа.

В последние годы жизни Леонардо да Винчи мало работал как художник. Получив приглашение от французского короля Франциска 1, он уехал в 1517 г во Францию и стал придворным живописцем. Вскоре Леонардо умер. На автопортрете - рисунке (1510-1515 г.г.) седобородый патриарх с глубоким скорбным взглядом выглядел гораздо старше своего возраста.

О масштабе и уникальности дарования Леонардо позволяют судить его рисунки, занимающие в истории искусства одно из почетных мест. С рисунками Леонардо да Винчи, зарисовками, набросками, схемами неразрывно связаны не только рукописи, посвященные точным наукам, но и работы по теории искусства. Много место отдано проблемам светотени, объемной моделировке, линейно и воздушной перспективе. Леонардо да Винчи принадлежат многочисленные открытия, проекты и экспериментальные исследования в математике, механике, других естественных наук.

Искусство Леонардо да Винчи, его научные и теоретические исследования, уникальность его личности прошли через всю историю мировой культуры и науки, оказали огромное влияние. 3

5. Микеланджело Буонарроти

Среди полубогов и титанов Высокого Возрождения Микеланджело занимает Особое место. Как творец нового искусства, он заслуживает названия Прометея 16 века

Прекрасное мраморное изваяние, известное под именем «Пьета», остается до сих пор памятником первого пребывания в Риме и полной зрелости 24- летнего художника. Святая Дева сидит на камне, на коленях ее покоится безжизненное тело Иисуса, снятое с креста. Она поддерживает его рукою. Под влиянием античных произведений Микеланджело отбросил все традиции средних веков в изображении религиозных сюжетов. Телу Христа и всему произведению он дал гармонию и красоту. Не ужас должна была вызывать смерть Иисуса, лишь чувство благоговейного удивления к великому страдальцу. Красота нагого тела много выигрывает благодаря эффекту света и тени, производимому искусно расположенными складками платья Марии. В лице Иисуса, изображенного художником, находили даже сходство с Савонаролой. Вечным заветом борьбы и протеста, вечным памятником затаенных страданий самого художника осталась Пьета.

Микеланджело вернулся во Флоренцию в 1501 году, в тяжелый для города момент,где из огромной глыбы каррарского мрамора, которая предназначалась для колоссальной статуи библейского Давида для украшения купола собора, решился создать цельное и совершенное произведение, не уменьшая его величины, и именно Давида. В 1503 году 18 мая статуя была установлена на плошади Сеньории, где она простояла более 350 лет.

В долгой и безотрадной жизни Микеланджело был только один период, когда ему улыбнулось счастье, - это когда он работал для папы Юлия ll. Микеланджело по-своему любил этого грубоватого папу-воина, обладавшего совсем не папскими резкими манерами. Гробница папы Юлия не вышла такой великолепной, как ее задумал Микеланджело. Вместо собора св. Петра ее разместили в небольшой церкви св. Петра, куда она даже не вошла целиком, а отдельные ее части разошлись по разным местам. Но и в таком виде это по праву одно из самых прославленных творений Возрождения. Центральная ее фигура-библейский Моисей, освободитель своего народа из египетской неволи (художник надеялся, что Юлий освободит Италию от завоевателей). Всепоглощающая страсть, нечеловеческая сила напрягают мощное тело героя, на его лице отражаются воля и решительность, страстная жажда действий, взгляд его устремлен в сторону земли обетованной. В олимпийском величии сидит полубог. Мощно опирается одна его рука на каменную скрижаль на коленях, другая покоится здесь же с небрежностью, достойной человека, которому достаточно движения бровей, чтобы заставить всех повиноваться. Как сказал поэт, «пред таким кумиром народ еврейский имел право пасть ниц с молитвой» По словам современников, «Моисей» Микеланджело в самом деле видел Бога.

По желанию папы Юлия Микеланджело расписал потолок Сикстинской капеллы в Ватикане фресками, изображающими сотворение мира. На его картинах господствуют линии и тела. Спустя 20 лет на одной из стен этой же капеллы Микеланджело написал фреску «Страшный суд» - потрясающее видение о появлении на Страшном суде Христа, по мановении руки которого грешники рушатся в адскую бездну. Мускулистый, геркулесоподобный гигант похож не на библейского Христа, пожертвовавшего собой ради блага человечества, а на олицетворение возмездия античной мифологии, Фреска раскрывает страшные бездны отчаявшейся души, души Микеланджело.

В произведениях Микеланджело выражена боль, вызванная трагедией Италии, слившаяся с болью по поводу собственной горестной судьбы, Красоту, к которой не примешаны страдания и несчастья, Микеланджело нашел в архитектуре. Строительство собора святого Петра после смерти Браманте взял на себя Микеланджело. Достойный преемник Браманте, он создал купол и по сей день непревзойденным ни по размерам, ни по величию,

Микеланджело не имел ни учеников, ни так называемой школы. Но остался целый мир, созданный им. 4

6. Рафаэль

Творчество Рафаэля Санти принадлежит к числу тех явлений евпропейской культуры, которые не только овеяны мировой славой, но и обрели особое значение - высших ориентиров в духовной жизни человечества. На протяжении пяти веков его искусство воспринимается как один из образцов эстетического совершенства.

Гений Рафаэля раскрылся в живописи, графике, архитектуре. Произведения Рафаэля являют собой самое полное, яркое выражение классической линии, классического начала в искусстве Высокого Возрождения (прил.3). Рафаэлем был создан «универсальный образ» прекрасного человека, совершенного физически и духовно, воплощено представление о гармонической красоте бытия.

Рафаэль (точнее, Рафаэлло Санти) родился 6 апреля 1483 года в городе Урбино. Первые уроки живописи он получил у отца, Джованни Санти. Когда Рафаэлю было 11 лет, Джованни Санти умер и мальчик остался сиротой (маль он потерял за 3 года до кончины отца). По-видимому, в течение последующих 5-6 лет он обучался живописи у Эванджелиста ди Пьяндимелето и Тимотео Вити, второстепенных провинциальных мастеров.

Первые известные нам произведения Рафаэля исполнены около 1500 - 1502 годов, когда ему было 17-19 лет. Это миниатюрные по размерам композиции «Три грации», «Сон рыцаря». Эти простодушные, еще ученически робкие вещи отмечены тонкой поэтичностью и искренностью чувства. С первых же шагов творчества дарования Рафаэля раскрывается во всем своеобразии, намечается его собственная художественная тема.

К лучшим работам раннего периода принадлежит «Мадонна Конестабиле». Композиции, изображающие мадонну с младенцем, принесли Рафаэлю широкую известность и популярность. На смену хрупким, кротким, мечтательным мадоннам умбрийского периода пришли образы более земные, полнокровные, их внутренний мир стал более сложным, богатым по эмоциональным оттенкам. Рафаэль создал новый тип изображения мадонны с младенцем - монументальный, строгий и лиричный одновременно, придал этой теме невиданную значительность.

Земное бытие человека, гармонию духовных и физических сил прославил в росписях станц (комнат) Ватикана (1509-1517), достигнув безупречного чувства меры, ритма, пропорций, благозвучия колорита, единства фигур и величества архитектурных фонов. Много изображения богоматери («Сикстинская мадонна», 1515-19), художественные ансамбли в росписях виллы Фарнезина (1514-18) и лоджиях Ватикана (1519, с учениками). В портретах создает идеальный образ человека Возрождения («Бальдассаре Кастильоне»,1515). Проектировал собор св. Петра, строил капеллу Киджи церкви Санта-Мария дель Пополо (1512-20) в Риме.

Живопись Рафаэля, ее стиль, ее эстетические принципы отрадажали мировозрение эпохи. К третьему десятелетию 16 века культурная и духовная ситуация в Италии изменилась. Историческая действительность разрушала иллюзии ранессансного гуманизма. Возрождение подходило к концу. 5

Заключение

В период Возрождения пробудился интерес к искусству Древней Греции и Рима, что побудило Европу на перемены, которые ознаменовали конец средневековья и начало нового времени. Этот период был не только временем “оживления” античного прошлого, это было время открытий и исследований, время новых идей. Классические примеры вдохновляли новое мышление, особое внимание уделялось человеческой личности, развитию и проявлению способностей, а не их ограниченности, что было характерно для средневековья. Обучение и научные исследования больше не были исключительно делом церкви. Возникли новые школы и университеты, проводились естественно- научные и медицинские эксперименты. Художники и скульпторы стремились в своем творчестве к естественности, к реалистичному воссозданию мира и человека. Изучались классические статуи и анатомия человека. Художники начали использовать перспективу, отказавшись от плоскостного изображения. Объектами искусства стали человеческое тело, классические и современные сюжеты, а также религиозные темы. В Италии зарождались капиталистические отношения, и дипломатия стала использоваться как инструмент в отношениях между городами-государствами. Научные и технические открытия, такие, как изобретение книгопечатания, способствовали распространению новых идей. Постепенно новые идеи овладели всей Европой.

Эпохи Возрождения (XIV-XVI/XVII вв.) ... это большой вклад в искусство Возрождения .ТИТАНЫ ВЫСОКОГО РЕНЕССАНСАЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИВ конце... свой неповторимый вклад в эпоху Ренессанса и создало свои шедевры . В культуре XV-XVI вв. ...

  • Культура эпохи Возрождения Ренессанса

    Контрольная работа >> Культура и искусство

    Человека, делая из него подобие титана , они отделяли его от... мраморная копия. ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ Таким образом, стремясь познать культуру Возрождения , тайны его... пальцами также является одним из шедевров Симоне Мартини. Прелесть его...

  • Европейская культура эпохи Возрождения (2)

    Лекция >> Культура и искусство

    Гуманизма. 3. Титаны эпохи Возрождения . Титанизм как культурный феномен. 4. “Барокко” – культура роскоши и смятения... ремеслах, и в литературе, и в художественном творчестве. Классические шедевры Леонардо, Микеланджело, Бруналлески, Тициана, Рафаэля...

  • Эпоха Возрождения (11)

    Реферат >> Культура и искусство

    Времени» (Ф. Энгельс). Beличайшим шедевром поэта, обессмертившим его имя, ... итогом развития средневековой культуры и подступом к новой культуре эпохи Возрождения . Вера в земное... звучат в стихот­ворении последнего титана Возрождения , на­писанном от имени его...

  • Сравнительная характеристика культур эпох

    Реферат >> Культура и искусство

    ... эпохи Августа стал 142 томный исторический труда Тита Ливия... Мира считаются шедеврами мировой культуры . Памятники архитектуры и строительства эпохи ранних... городской средневековой культуры . Название это условно: оно появилось в эпоху Возрождения и означало...

  • Весна / Боттичели

    Перелом событий в искусстве наблюдается в начале XV века. Тогда во Флоренции произошло мощное зарождение Ренессанса, что и послужило толчком для пересмотра всей художественной культуры Италии . Творчество таких авторов как Мазаччо , Донателло и их соратников говорит о победе ренессансного реализма, который имел серьёзные отличия от «реализма деталей», присущего готическому искусству позднего треченто. Идеалы гуманизма проникают в произведения великих мастеров. Человек, возвышаясь, становится над уровнем обыденности. Большую часть внимания художников занимает колорит индивидуальностей характера, сила человеческих переживания. Скрупулезная детализация сменяется обобщённостью и монументальностью форм. Стоит отметить, что тот героизм и монументальность, которые характеризовали творения открывших итальянскую эру Возрождения великих авторов, удерживаются в искусстве кватроченто лишь некоторое время и развиваются в дальнейшем лишь только в период Высокого Возрождения .

    Давид / Донателло

    Художественная реформа начала XV века отсекла возможность обращения, как к старым формам, так и к средневековому спиритуализму. С этого временного этапа искусство Италии становится реалистично направленным и обретает оптимистический светский характер, что является определяющей чертой Возрождения.

    Чтобы перестать обращаться к традициям готики раннего Возрождения начинается поиск идей в античности и в искусстве Проторенессанса . Это происходит с одним отличием. Так, если раньше воззвание к античности носило скорее эпизодический характер, и зачастую было лишь простым копированием стиля, то теперь к использованию античного наследия подошли с творческой позиции.

    Характерные черты искусства начала XV века родственны Проторенессансу, наследие которого имеет широкое использование. При этом если ранее мастера Проторенессанса искали идеи вслепую, то теперь их творческий стиль базируется на точных знаниях.

    Мадонна с младенцем /Маззачо

    В XV веке происходит сближение искусства и науки. Художники стремятся познать и изучить окружающий мир, что приводит к расширению их кругозора и уходу от узкой направленности цехового ремесла. Также это способствует возникновению вспомогательных дисциплин.

    Великие архитекторы и художники (Донателло, Филиппе Брунеллески , Леона Баттисты Альберти и другие) разрабатывают теорию линейной перспективы.

    Данный период ознаменовывается систематическим изучением строения человеческого тела и появлением теории пропорций. Для того чтобы правильно и реалистично изобразить человеческую фигуру и пространство привлекаются такие науки как анатомия, математика, анатомия и оптика.

    Капелла Лацци собора Санта-Кроче во Флоренции /Брунеллески

    В конце XIV — начале XV века в архитектуре происходит оформление стиля Ренессанса и уход от старых традиций. Подобно изобразительному искусству главенствующую роль в обновлении сыграл призыв к античности. Конечно, новый стиль был не просто второй жизнью для античности. Архитектура Ренессанса была создана в соответствии с новыми духовными и материальными запросами людей.

    Первоначально архитектура Ренессанса находила свои идеи развития в памятниках, которые были подвластны влиянию античного зодчества. Совместно с новыми идеями творцы Ренессанса, несмотря на отказ от старых устоев, перенимают некоторые свойства готической архитектуры.

    Византийское зодчество также отразилось на формировании нового стиля, наиболее ярким примером служит церковное строительство. Процесс превращения и развития архитектуры Ренессанса проистекает от попыток изменения внешних декоративных частей к полной переработке ключевых архитектурных форм.

    Мадонна с младенцем /Джентиле да Фабриано

    Неоднородностью отличается итальянское искусство — XV века. Различие условий местных школ приводит к появлению разнообразия художественных направлений. Если в передовой Флоренции новое искусство было радушно принято, то это вовсе не означает, что оно получило признание и в других частях страны. Одновременно с работами авторов Флоренции (Мазаччо, Брунеллески, Донателло), в северной Италии продолжали своё существование традиции византийского и готического искусства, лишь понемногу смещаемых Ренессансом.
    Одновременное присутствие инновационных и консервативных тенденций свойственно как местным школам скульптуры и живописи, так и архитектуре XV века.

    ВНИМАНИЕ: ПОД КАТОМ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ТРАФИК
    Может, модераторы смогут разбить на несколько?
    Заранее благодарю.

    РЕНЕССАНС
    Итальянское Возрождение

    АНДЖЕЛИКО Фра Беато
    ДЖОТТО ди Бондоне
    МАНТЕНЬЯ Андреа
    БЕЛЛИНИ Джовани
    БОТТИЧЕЛЛИ Сандро
    ВЕРОНЕЗЕ Паоло
    да ВИНЧИ Леонардо
    ДЖОРДОНЕ
    КАРПАЧЧО Витторе
    МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ
    РАФАЭЛЬ Санти
    ТИЦИАН

    Возрождение, или Ренессанс -
    (фр. Renaissance, итал. Rinascimento) -
    эпоха в истории культуры Европы,
    пришедшая на смену культуре Средних веков и
    предшествующая культуре нового времени.
    Примерные хронологические рамки эпохи - XIV-XVI века.
    Отличительная черта эпохи возрождения - светский характер культуры
    и её антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь,
    к человеку и его деятельности).
    Появляется интерес к античной культуре,
    происходит как бы её «возрождение» - так и появился термин.

    С классической полнотой Возрождение реализовалось в Италии,
    в ренессансной культуре которой различают периоды предвозрожденческих
    явлений рубежа 13 и 14 вв. (Проторенессанс), Раннее Возрождение (15 в.),
    Высокое Возрождение (конец 15 – 1-я четверть 16 вв.),
    Позднее Возрождение (16 в.).
    В эпоху Раннего Возрождения средоточием новаторства
    во всех видах искусства стала флорентийская школа,
    архитекторы (Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, Б. Росселлино, и др.),
    скульпторы (Л. Гиберти, Донателло, Якопо делла Кверча, А. Росселлино,
    Дезидерио да Сеттиньяно и др.), живописцы (Мазаччо, Филиппо Липпи,
    Андреа дель Кастаньо, Паоло Уччелло, Фра Анджелико,
    Сандро Боттичелли и др.) которой создали пластически цельную,
    обладающую внутренним единством концепцию мира,
    распространившуюся постепенно по всей Италии
    (творчество Пьеро делла Франческа в Урбино, Витторе Карпаччо,
    Ф. Коссы в Ферраре, А. Мантеньи в Мантуе, Антонелло да Мессина
    и братьев Джентиле и Джованни Беллини в Венеции).
    В период Высокого Возрождения, когда борьба за гуманистические
    ренессансные идеалы обрела напряженный и героический характер,
    архитектура и изобразительное искусство были отмечены широтой
    общественного звучания, синтетической обобщенностью и мощью образов,
    полных духовной и физической активности.
    В постройках Д. Браманте, Рафаэля, Антонио да Сангалло достигли
    своего апогея совершенная гармония, монументальность и ясная соразмерность;
    гуманистическая наполненность, смелый полет художественного воображения,
    широта охвата действительности характерны для творчества крупнейших
    мастеров изобразительного искусства этой эпохи – Леонардо да Винчи,
    Рафаэля, Микеланджело, Джорджоне, Тициана.
    С 2-й четверти 16 в., когда Италия вступила в пору политического кризиса
    и разочарования в идеях гуманизма, творчество многих мастеров
    приобрело сложный и драматический характер.
    В архитектуре Позднего Возрождения (Микеланджело, Дж. да Виньола,
    Джулио Романо, В. Перуцци) возрос интерес к пространственному развитию
    композиции, подчинению здания широкому градостроительному замыслу;
    в получивших богатую и сложную разработку общественных зданиях, храмах,
    виллах, палаццо ясная тектоника Раннего Возрождения сменилась
    напряженной конфликтностью тектонических сил (постройки Я. Сансовино,
    Г. Алесси, М. Санмикели, А. Палладио).
    Живопись и скульптура Позднего Возрождения обогатились
    пониманием противоречивости мира, интересом к изображению
    драматического массового действия, к пространственной динамике
    (Паоло Веронезе, Я. Тинторетто, Я. Бассано);
    небывалой глубины, сложности, внутреннего трагизма достигла
    психологическая характеристика образов в поздних произведениях
    Микеланджело и Тициана.

    Венецианская школа

    Венецианская школа, одна из основных живописных школ Италии
    с центром в городе Венеция (отчасти также в небольших городах Террафермы-
    областей материка, прилегающих к Венеции).
    Для Венецианской школы характерны преобладание живописного начала,
    особое внимание к проблемам колорита, стремление к воплощению
    чувственной полноты и красочности бытия.
    Наибольшего расцвета Венецианская школа достигла в эпоху
    Раннего и Высокого Возрождения, в творчестве Антонелло да Мессина,
    открывшего для современников выразительные возможности масляной живописи,
    создателей идеально - гармонических образов Джованни Беллини и Джорджоне,
    величайшего колориста Тициана, воплотившего в своих полотнах
    присущие венецианской живописи жизнерадостность и красочное полнокровие.
    В работах мастеров Венецианской школы 2-й половины 16 в.
    виртуозность в передаче многоцветия мира, любовь к праздничным зрелищам
    и многоликой толпе соседствуют с явным и скрытым драматизмом,
    тревожным ощущением динамики и беспредельности мироздания
    (живопись Паоло Веронезе и Я. Тинторетто).
    В 17 в традиционный для Венецианской школы интерес к проблемам колорита
    в работах Д.Фетти, Б. Строцци и др. сосуществует с приемами живописи барокко,
    а также реалистическими тенденциями в духе караваджизма.
    Для венецианской живописи 18 в. характерен расцвет
    монументально-декоративной живописи (Дж. Б. Тьеполо),
    бытового жанра (Дж. Б. Пьяццетта, П. Лонги),
    документально - точного архитектурного пейзажа - ведуты
    (Дж. А. Каналетто, Б. Белотто) и лирического,
    тонко передающего поэтическую атмосферу повседневной жизни
    Венеции городского пейзажа (Ф. Гварди).

    Флорентийская школа

    Флорентийская школа, одна из ведущих итальянских художественных школ
    эпохи Возрождения с центром в городе Флоренция.
    Формированию Флорентийской школы, окончательно сложившейся в 15 в.,
    способствовал расцвет гуманистической мысли
    (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Лико делла Мирандола и др.),
    обратившейся к наследию античности.
    Родоначальником Флорентийской школы в эпоху Проторенессанса стал Джотто,
    придававший своим композициям пластическую убедительность и
    жизненную достоверность.
    В 15 в. основоположниками искусства Ренессанса во Флоренции
    выступили архитектор Ф. Брунеллески, скульптор Донателло,
    живописец Мазаччо, за которыми последовали архитектор Л.Б. Альберти,
    скульпторы Л. Гиберти, Лука делла Роббиа, Дезидерио да Сеттиньяно,
    Бенедетто да Майано и др.
    В архитектуре Флорентийской школы в 15 в. был создан новый тип
    ренессансного палаццо, начаты поиски идеального типа храмовой постройки,
    отвечающей гуманистическим идеалам эпохи.
    Для изобразительного искусства Флорентийской школы 15 в. характерны
    увлечение проблемами перспективы, стремление к пластически ясному
    построению человеческой фигуры
    (произведения А. дель Верроккьо, П. Уччелло, А. дель Кастаньо и др.),
    а для многих ее мастеров – особая одухотворенность и интимно-лирическая
    созерцательность (живопись Б. Гоццоли, Сандро Боттичелли,
    Фра Анджелико, Филиппо Липпи, Пьеро ди Козимо и др.).
    Искания мастеров 15 в. завершили великие художники Возрождения
    Леонардо да Винчи и Микеланджело, поднявшие художественные искания
    Флорентийской школы на новый качественный уровень. В 1520-е гг.
    начинается постепенный упадок школы, несмотря на то,
    что во Флоренции продолжал работать ряд крупных художников
    (живописцы Фра Бартоломмео и Андреа дель Сарто, скульптор А. Сансовино);
    с 1530-х гг. Флорентийская школа становится одним из главных центров
    искусства маньеризма (архитектор и живописец Дж. Вазари,
    живописцы А. Бронзино, Я. Понтормо).
    В 17 веке Флорентийская школа приходит в упадок.

    Раннее Возрождение

    Период так называемого «Раннего Возрождения» охватывает собой
    в Италии время с 1420 по 1500 года.
    В течение этих восьмидесяти лет искусство ещё не вполне отрешается
    от преданий недавнего прошлого, но пробует примешивать к ним элементы,
    заимствованные из классической древности.
    Лишь впоследствии, и только мало-помалу, под влиянием все сильнее
    и сильнее изменяющихся условий жизни и культуры,
    художники совершенно бросают средневековые основы и смело пользуются
    образцами античного искусства как в общей концепции своих произведений,
    так и в их деталях.

    Тогда как искусство в Италии уже решительно шло по пути подражания
    классической древности, в других странах оно долго держалось
    традиций готического стиля. К северу от Альп, а также в Испании,
    Возрождение наступает только в конце XV столетия,
    и его ранний период длится, приблизительно, до середины следующего столетия,
    не производя, впрочем, ничего особенно замечательного.

    Высокое Возрождение

    Второй период Возрождения - время самого пышного развития его стиля -
    принято называть «Высоким Возрождением»,
    оно простирается в Италии приблизительно от 1500 по 1580 год.
    В это время центр тяжести итальянского искусства из Флоренции
    перемещается в Рим, благодаря вступлению на папский престол Юлия II,
    человека честолюбивого, смелого и предприимчивого,
    привлёкшего к своему двору лучших артистов Италии,
    занимавшего их многочисленными и важными работами и дававшего собой
    другим пример любви к художествам. При этом папе и его ближайших преемниках,
    Рим становится как бы новыми Афинами времён Перикла:
    в нём создаётся множество монументальных зданий,
    исполняются великолепные скульптурные произведения,
    пишутся фрески и картины, до сих пор считающиеся перлами живописи;
    при этом все три отрасли искусства стройно идут рука об руку,
    помогая одно другому и взаимно действуя друг на друга.
    Античное изучается теперь более основательно,
    воспроизводится с большей строгостью и последовательностью;
    спокойствие и достоинство водворяются вместо игривой красоты,
    которая составляла стремление предшествовавшего периода;
    припоминания средневекового совершенно исчезают, и вполне классический
    отпечаток ложится на все создания искусства.
    Но подражание древним не заглушает в художниках их самостоятельности,
    и они, с большой находчивостью и живостью фантазии,
    свободно перерабатывают и применяют к делу то,
    что считают уместным заимствовать для него из греко-римского искусства.

    Позднее Возрождение

    Третий период Возрождения,
    так называемый период «позднего Ренессанса»,
    отличается каким-то страстным, беспокойным стремлением художников
    совсем произвольно, без разумной последовательности, разрабатывать
    и комбинировать античные мотивы, добиваться мнимой живописности
    утрировкой и вычурностью форм.
    Признаки этого стремления, породившего стиль барокко,
    а затем, в XVIII столетии, стиль рококо, выказывались ещё в
    предшествовавшем периоде в значительной степени по невольной вине
    великого Микеланджело, своим гениальным, но слишком субъективным
    творчеством давшего опасный пример крайне свободного отношения
    к принципам и формам античного искусства; но теперь направление
    это делается всеобщим.

    ****************************************************

    АНДЖЕЛИКО, ФРА БЕАТО -
    (Фра Джованни да Фьезоле) (Angelico, fra Beato; fra Giovanni da Fiesole)
    (ок. 1400–1455), итальянский живописец флорентийской школы.
    В его произведениях сочетались глубокое религиозное содержание и изысканность стиля;
    готическая живописная традиция и черты нового искусства Ренессанса.
    Фра Анджелико, в миру носивший имя Гвидо ди Пьеро (Guido di Piero),
    родился в местечке Виккьо в Тоскане около 1400. В документе, относящемся к 1417,
    он уже упоминается как художник; известно также,
    что до 1423 во Фьезоле он вступил в доминиканский орден, получив имя фра Джованни да Фьезоле,
    а впоследствии был настоятелем монастыря Сан Марко во Флоренции.
    Многие произведения, приписывавшиеся раннему периоду творчества Фра Анджелико,
    теперь считаются работами его учеников, вариациями на темы его композиций.
    Одна из первых крупных работ художника – триптих Линайуоли из монастыря
    Сан Марко во Флоренции (1433–1435), в центральной части которого представлена Богоматерь с Младенцем
    на троне, а на боковых створках двое святых. Фигура Богоматери показана традиционно,
    а в изображении стоящих святых заметно влияние живописи Мазаччо, с ее тяжелой и жесткой моделировкой лиц.
    В 1430–1440-е годы Фра Анджелико одним из первых обратился к использованию нового типа алтарного образа,
    ставшего очень популярным в эпоху Возрождения, – sacra conversazione (святое собеседование).
    С 1438 по 1445 художник расписал фресками флорентийский монастырь Сан Марко.
    Этот монастырь, переданный доминиканскому ордену папой Евгением IV, был перестроен архитектором
    Микелоццо по заказу герцога Козимо Медичи. Тематика росписей связана с доминиканским орденом,
    его историей, уставом, особо почитаемыми святыми.
    Примером могут служить фрески клуатра (Мертвый Христос; Христос в образе странника,
    которого принимают два доминиканских монаха; Св. Петр Мученик (главный святой доминиканцев);
    Св. Доминик, стоящий на коленях у Распятия).
    В зале капитула Фра Анджелико написал большую композицию Распятие с двумя разбойниками
    по сторонам от Христа и толпой святых всех эпох христианства, собравшихся у подножия креста.
    Их скорбные лики обращены к земле, ни один не смотрит вверх на Христа;
    художник изобразил Распятие не как историческое событие, а как мистический образ,
    живущий в человеческом сознании.
    Фрески монастыря Сан Марко наполняет дух Подражания Христу – мистического религиозного трактата,
    написанного каноником-августинцем Фомой Кемпийским.
    Каждая келья тоже была украшена фресками, которые предназначались для назидания братии,
    например композиция Осмеяние Христа. Настроению этих фресок соответствуют простота и
    спокойная сдержанность живописи.
    Последние десять лет жизни Фра Анджелико провел в Риме, где он украсил фресками капеллу
    папы Николая V (1445–1448). Сюжетами росписей стали фрагменты житий св. Лаврентия и св. Стефана.
    По замыслу это были скорее повествовательные сцены, чем молитвенные образы.
    В них использованы сложные архитектурные фоны, в построении которых чувствуется знание
    мастером античного искусства, а в точно выверенных перспективных построениях видно влияние
    Мазаччо и Брунеллески.

    Коронование Девы Марии

    Мучение свв. Космы и Дамиана

    *********************************************

    Джотто ди Бондоне - родился в 1266 или 1267 г.
    в деревне Веспиньяно недалеко от Флоренции в семье мелкого землевладельца.
    Предположительно в возрасте 10 лет Джотто начал учиться живописи
    в мастерской Чимабуэ, известного флорентийского живописца.
    Джотто был гражданином Флоренции, хотя работал также в Ассизи, Риме, Падуе,
    Неаполе и Милане. Его талант художника и практическая деловая хватка обеспечили
    ему солидное состояние. Несмотря на то, что мастерская Джотто процветала,
    история сохранила всего лишь несколько полотен, подписанных его именем,
    да и те, по мнению специалистов, скорее всего принадлежат кисти его помощников.
    Яркая личность Джотто выделяется среди итальянских мастеров Проторенессанса,
    прежде всего, склонностью к новаторству, к созданию новой художественной манеры,
    предопределившей классический стиль грядущей эпохи Возрождения.
    Его живопись воплощает в себе идею человечности и несет первые зачатки гуманизма.
    В 1290-99 гг. Джотто создал росписи Верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи -
    25 фресок, живописующих сцены из Ветхого Завета, а также эпизоды из жизни Франциска Ассизского
    («Чудо источника»). Фрески отличаются наглядностью, незамысловатой повествовательностью,
    наличием бытовых деталей, придающих жизненность и естественность изображаемым сценам.
    Отвергнув господствовавший в искусстве того времени церковный канон,
    Джотто изображает своих персонажей похожими на реальных людей:
    с пропорциональными, приземистыми телами, круглыми (а не удлиненными) лицами,
    правильным разрезом глаз и т.п. Его святые не парят над землей, а прочно стоят на ней обеими ногами.
    Они помышляют скорее о земном, чем о небесном, переживая вполне человеческие чувства и эмоции.
    Впервые в истории итальянской живописи душевное состояние героев живописного произведения
    передается мимикой лица, жестами, позой.
    Вместо традиционного золотистого фона на фресках Джотто изображен пейзаж,
    интерьер или скульптурные группы на фасадах базилик.
    В каждой композиции художник изображает лишь один момент действия,
    а не последовательность различных сцен, как это делали многие его современники.
    В начале 1300-х гг. художник посетил Рим.
    Знакомство с позднеантичной живописью и произведениями П. Каваллини
    способствовало становлению его творческого метода.
    Творческие достижения Джотто получили дальнейшее развитие в росписях капеллы Скровеньи
    (капеллы дель Арена) в Падуе, выполненных им в 1304-06 гг.
    Расположенные на стенах капеллы в 3 яруса,
    фрески живописуют сцены из жизни Иоакима и Анны
    («Иоаким среди пастухов», «Жертвоприношение Иоакима», «Сон Иоакима», «Встреча у Золотых Ворот»),
    Девы Марии и Христа («Рождество», «Поклонение волхвов», «Бегство в Египет»,
    «Избиение младенцев», «Крещение Христа», «Воскрешение Лазаря»,
    «Иуда, получающий плату за предательство», «Поцелуй Иуды»,
    «Несение креста», «Распятие», «Оплакивание Христа», «Воскресение»),
    а также сцены Страшного Суда.
    Эти росписи - главное произведение и вершина творчества художника.
    В 1300-02 гг. Джотто выполняет росписи в церкви Бадия во Флоренции.
    К 1310-20 гг. исследователи относят знаменитый алтарный образ «Мадонна Оньиссанти».
    Композиция не подписана, однако исследователи единодушно приписывают ее Джотто.
    В 1320-е гг. Джотто создает росписи капелл Перуцци и Барди
    во флорентийской церкви Санта-Кроче на темы житий Иоанна Крестителя,
    Иоанна Евангелиста и Франциска Ассизского
    («Стигматизация св. Франциска», «Смерть и вознесение св. Франциска»).
    В 1328-33 гг. Джотто при посредстве многочисленных учеников делал росписи при
    неаполитанском дворе короля Роберта Анжуйского, который пожаловал художнику титул «придворного».
    С 1334 г. Джотто руководил строительством собора Санта-Мария дель Фьоре
    и городских укреплений во Флоренции, чем снискал широкое признание среди
    современников и граждан Флоренции. Джотто приписывают проект кампанилы
    (колокольни) флорентийского собора (начата в 1334 г., строительство продолжено
    в 1337-43 гг. Андреа Пизано, завершено около 1359 г. Ф. Таленти).
    Джотто был дважды женат и имел восемь детей.
    В 1337 г. Джотто умер.

    1.Иоаким удаляется в пустыню

    2.Мадонна с младенцем

    3.Скорбящий ангел 1

    4.Св. Клара из Ассизи

    5.Стигматизация св. Франциска

    6.Св. Стефан

    7.Рождество Христовo

    8.Рождество Богородицы

    9.Введение Марии во храм

    10.Пьета, фрагмент

    11.Богоматерь с младенцем на троне

    12.Евангелист Иоанн на Патмосе

    МАНТЕНЬЯ АНДРЕА -
    (Mantegna, Andrea) (ок. 1431–1506),
    один из крупнейших живописцев эпохи Возрождения в Северной Италии.
    Мантенья сочетал в себе главные художественные устремления ренессансных мастеров 15 в.:
    увлечение античностью, интерес к точной и тщательной, вплоть до мельчайших деталей,
    передаче природных явлений и беззаветную веру в линейную перспективу
    как средство создания на плоскости иллюзии пространства.
    Его творчество стало главным связующим звеном между ранним Возрождением во Флоренции
    и более поздним расцветом искусства в Северной Италии.
    Мантенья родился ок. 1431; между 1441 и 1445 он был записан в цех живописцев в Падуе
    как приемный сын Франческо Скварчоне, местного художника и антиквара,
    в мастерской которого работал до 1448.
    В 1449 Мантенья приступил к созданию фресковой декорации церкви Эремитани в Падуе.
    В 1454 Мантенья женился на Николозе, дочери венецианского живописца Якопо Беллини,
    сестре двух выдающихся мастеров 15 в. – Джентиле и Джованни Беллини.
    Между 1456 и 1459 он написал алтарный образ для церкви Сан Дзено в Вероне. В 1460,
    приняв приглашение маркиза Мантуи Лодовико Гонзага, Мантенья обосновался при его дворе.
    В 1466–1467 он посетил Тоскану, а в 1488–1490 Рим,
    где по просьбе папы Иннокентия VIII украсил фресками его капеллу.
    Возведенный в рыцарское достоинство, занимая высокое положение при дворе,
    Мантенья прослужил семейству Гонзага до конца жизни. Умер Мантенья 13 сентября 1506.
    16 мая 1446 Мантенья и три других художника получили заказ на роспись капеллы Оветари
    в падуанской церкви Эремитани (разрушенной во время Второй мировой войны).
    Мантенье принадлежит большая часть работы по созданию фресок (1449–1455),
    и именно его художественный стиль доминирует в ансамбле.
    Сцена Святой Иаков перед Иродом Агриппой в капелле Оветари представляет образец стиля
    раннего периода творчества Мантеньи.
    В других живописных произведениях Мантеньи этого времени, таких, как картина Моление о чаше
    (Лондон, Национальная галерея), в жесткой линеарной манере исполнены не только человеческие фигуры,
    но и пейзаж, где каждый камень и былинка тщательно исследованы и прописаны художником,
    а скалы испещрены изломами и трещинами.
    Алтарный образ церкви Сан Дзено (1457–1459) в Вероне является живописной интерпретацией
    знаменитого скульптурного Алтаря св. Антония, созданного Донателло
    для базилики Сант Антонио (Санто) в Падуе. Триптих Мантеньи имеет обрамление,
    выполненное в высоком рельефе и имитирующее элементы классической архитектуры.
    Одним из самых замечательных образцов пространственно-иллюзионистической живописи
    Мантеньи является роспись Камеры дельи Спози в палаццо Дукале в Мантуе, законченная в 1474.
    Квадратное помещение визуально трансформировано фресками в легкий, воздушный павильон,
    как будто закрытый с двух сторон написанными на стенах занавесями, а с двух других сторон открывающий
    изображение двора Гонзага и пейзажную панораму на дальнем плане.
    Свод Мантенья разделил на компартименты и поместил в них в обрамлении богатого антикизированного
    орнамента изображения бюстов римских императоров и сцен из классической мифологии.
    В верхней части свода написано круглое окно, через которое видно небо;
    богато одетые персонажи глядят вниз с балюстрады, данной в сильном перспективном сокращении.
    Этот фресковый ансамбль замечателен не только как один из первых в новом европейском искусстве
    примеров создания на плоскости иллюзорного пространства, но и как собрание очень остро и точно
    трактованных портретов (членов семьи Гонзага).
    Цикл монохромных картин Триумф Цезаря (1482–1492) был написан по заказу Франческо Гонзага
    и предназначался для украшения дворцового театра в Мантуе; эти картины плохо сохранились
    и в настоящее время находятся во дворце Хэмптон-Корт в Лондоне.
    На девяти больших холстах изображена длинная процессия с огромным количеством античных скульптур,
    доспехов, трофеев. Ее движение достигает кульминации в торжественном прохождении перед Цезарем-победителем. Картины отражают обширные знания Мантеньи в области античного искусства и классической литературы.
    В этом цикле и в Мадонне делла Витториа (1496, Париж, Лувр), написанной в память о военной победе Гонзага,
    искусство Мантеньи достигло наибольшей монументальности. Формы в них объемны, жесты убедительны и ясны,
    пространство трактовано широко и свободно.
    Для студиоло (кабинета) Изабеллы д"Эсте, жены Франческо Гонзага, Мантенья написал две композиции
    на мифологические темы (третья осталась незаконченной): Парнас (1497) и Минерва,
    изгоняющая пороки (1502, обе в Лувре). В них заметно некоторое смягчение стиля Мантеньи,
    связанное с новым пониманием пейзажа. Фресковая декорация Капеллы Бельведера,
    выполненная Мантеньей для папы Иннокентия VIII в 1488, была, к несчастью, утрачена при
    расширении Ватиканского дворца во время понтификата Пия VI.
    Несмотря на то, что только семь гравюр могут считаться несомненно принадлежащими руке Мантеньи,
    влияние мастера на развитие этого вида искусства огромно. Его гравюра Мадонна с Младенцем показывает,
    насколько органично стиль художника может существовать в графической технике,
    с присущей ей упругостью и остротой линии, фиксирующей движение резца гравера.
    Другие гравюры, приписываемые Мантенье, – Битва морских богов (Лондон, Британский музей)
    и Юдифь (Флоренция, галерея Уффици).

    1.Распятие, 1457-1460.

    2.Мадонна с Младенцем.
    1457-59. Фрагмент

    3.Моление о чаше.
    Около 1460

    4.Портрет кардинала Карло Медичи.
    Между 1450 и 1466

    5.Камера дельи Спози.
    Окулюс. 1471-74

    6.Камера дельи Спози. Фрагмент северной стены.

    7.Камера дельи Спози. Фрагмент восточной стены.

    8.Битва морских божеств.
    1470-е гг.

    9.Св. Себастьян.
    Около 1480

    10.Мадонна в скалах.
    1489-90

    12.Мадонна делла Виттория.
    1496

    13.Парнас.
    1497, Лувр, Париж

    14.Самсон и Далила. Около 1500
    Национальная галерея, Лондон

    ****************************

    БЕЛЛИНИ Джованни -
    Беллини (Bellini), семья итальянских живописцев,
    основоположников искусства Возрождения в Венеции.
    Глава семьи – Якопо Беллини (около 1400–1470/71)
    при мягкой лиричности образов сохранял связь с традициями готики
    (“Мадонна с младенцем”, 1448, Галерея Брера, Милан).
    В его рисунках, полных живых наблюдений
    (зарисовки античных памятников, архитектурные фантазии),
    отразился интерес к проблемам перспективы, влияние А.Мантеньи и П.Уччелло.
    С именем Джентиле Беллини (около 1429–1507), сына Якопо Беллини,
    связано зарождение венецианской жанрово - исторической картины,
    (“Процессия на площади Сан-Марко”, 1496, “Чудо Святого Креста”, 1500, –
    обе в Галерее Академии, Венеция). Джованни Беллини (около 1430–1516),
    второй сын Якопо Беллини, – крупнейший мастер венецианской школы, заложивший
    основы искусства Высокого Возрождения в Венеции.
    Драматически острые, холодные по цвету ранние работы Джованни Беллини
    (“Оплакивание Христа”, около 1470, Галерея Брера, Милан) к концу 1470-х год
    сменяются гармонически ясными картинами, в которых величавым человеческим образам
    созвучен одухотворённый пейзаж (так называемая “Озёрная мадонна”, 1490-е годы, Уффици;
    “Пиршество богов”, Национальная галерея искусства, Вашингтон).
    Произведения Джованни Беллини, в том числе его многочисленные “Мадонны”
    (“Мадонна с деревцами”, 1487, Галерея Академии, Венеция; “Мадонна”, 1488,
    Академия Каррара, Бергамо), отличаются мягкой гармонией звучных,
    словно пронизанных солнцем насыщенных цветов и тонкостью светотеневых градаций,
    спокойной торжественностью, лирической созерцательностью и ясной поэтичностью образов.
    В творчестве Джованни Беллини наряду с классически упорядоченной композицией
    ренессансной алтарной картины (“Мадонна на троне в окружении святых”, 1505,
    церковь Сан-Дзаккария, Венеция) сформировался полный интереса к человеку
    (портрет дожа Л.Лоредана, 1502, Национальная галерея, Лондон;
    портрет кондотьера, 1480, Национальная галерея, Вашингтон).

    1."Св.Георгий и дракон" Деталь Алтаря, 1470

    2."Греческая мадонна"
    1460

    3."Портрет кондотьера"
    1480

    4."Пир богов"
    1514

    5."Распятие"
    1501-1503

    6."Мадонна с младенцем"
    1480

    7."Добродетель"
    1500

    8."Св.Иероним, читающий на природе"
    1460

    9."Преображение"
    1485

    10."Моление о чаше"
    (Агония в саду) Ок.1470

    11."Мадонна и младенец с благословлением"
    1510, Собрание Брера, Милан

    12."Аллегория Чистилища" (лев.фр.)
    1490-1500, Галерея Уффици

    13."Четыре Аллегории
    Упорство и Судьба", 1490

    14. "Аллегория Чистилища" (прав.фр)
    1490-1500, Галерея Уффици

    15."Четыре Аллегории
    Благоразумие и Лживость", 1490

    16."Обнаженная молодая женщина с зеркалом"
    1505-1510, Музей истории искусств, Вена

    ****************************

    Боттичелли Сандро -
    [собственно Алесандро ди Мариано Филипепи, Alessandro di Mariano Filipepi]
    (1445–1510), итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения.
    Принадлежал к Флорентийской школе, около 1465–1466 учился у Филиппо Липпи;
    в 1481–1482 работал в Риме. Ранним работам Боттичелли свойственны
    ясное построение пространства, четкая светотеневая лепка, интерес к бытовым деталям
    (“Поклонение волхвов”, около 1476–1471,). С конца 1470-х годов, после сближения Боттичелли
    с двором правителей Флоренции Медичи и кругом флорентийских гуманистов,
    в его творчестве усиливаются черты аристократизма и утонченности, появляются картины
    на античные и аллегорические темы, в которых чувственные языческие образы проникнуты
    возвышенной и вместе с тем поэтической, лирической одухотворенностью
    (“Весна”, около 1477–1478, “Рождение Венеры”, около 1483–1485, – обе в Уффици).
    Одушевленность ландшафта, хрупкая красота фигур, музыкальность легких, трепетных линий,
    прозрачность изысканных, словно сотканных из рефлексов красок создают в них атмосферу
    мечтательности и легкой грусти.
    В выполненных Боттичелли в 1481–1482 фресках в Сикстинской капелле в Ватикане
    (“Сцены из жизни Моисея”, “Наказание Корея, Дафана и Абирона” и др.)
    величественная гармония пейзажа и античной архитектуры сочетается с
    внутренней сюжетной напряженностью, остротой портретных характеристик, свойственной,
    наряду с поисками тонких нюансов внутреннего состояния человеческой души,
    и станковым портретам мастера (портрет Джулиано Медичи, 1470-е, Бергамо;
    портрет молодого человека с медалью, 1474, галерея Уффици, Флоренция).
    В 1490-е годы, в эпоху потрясших Флоренцию социальных брожений и мистико-аскетических
    проповедей монаха Савонаролы, в искусстве Боттичелли появляются ноты драматизма
    и религиозной экзальтации (“Клевета”, после 1495, Уффици), однако его рисунки
    к “Божественной комедии” Данте (1492–1497, Гравюрный кабинет, Берлин, и Ватиканская библиотека)
    при остроте эмоциональной выразительности сохраняют легкость линии и ренессансную ясность образов.

    1."Портрет Симонеты Веспуччи" Ок.1480

    2."Аллегория Добродетели"
    1495

    3."История Лукреции"
    Ок.1500

    4."Портрет молодого человека с медалью"

    5."Мистическое Рождество"
    Ок.1500

    6."Наказание Корея, Дафана и Абирона"

    7."Св. Августин Блаженный"
    Ок.1480

    8."Благовещение"
    Ок.1490

    9."Мадонна Магнификат"
    1486

    10."Мадонна с гранатом"
    1487

    11. "Поклонение волхвов"
    Алтарь Заноби 1475

    12."Клевета"
    1495

    13."Венера и Марс"
    1482-1483

    14."Весна" 1477-1478
    Галерея Уффици, Флоренция

    15."Мадонна с книгой" 1485
    Музей Польди-Пеццоли, Милан

    16."Афина Паллада и Кентавр" 1482
    Галерея Уффици, Флоренция

    17."Рождение Венеры" Ок.1482
    Галерея Уффици, Флоренция

    18.Фреска Сикстинской капеллы
    (деталь) 1482 Рим, Ватикан

    19."История Настаджо дельи Онести"
    Ок.1485 Прадо, Мадрид

    ****************************

    ВЕРОНЕЗЕ Паоло -(Veronese; собственно Кальяри, Caliari) Паоло (1528–1588),
    итальянский живописец эпохи Позднего Возрождения.
    Учился у веронского живописца А.Бадиле; работал главным образом в Венеции, а также в Вероне, Мантуе, Виченце, Падуе, в 1560, возможно, посетил Рим. Сложившаяся к середине 1550-х годов художественная манера Веронезе воплотила лучшие черты венецианской школы живописи: легкий, артистически - изощренный рисунок и пластичность формы сочетаются у него с изысканной колористической гаммой, основанной на сложных сочетаниях чистых цветов, объединенных светоносным серебристым тоном.

    1."Нахождение Моисея"
    1580

    2."Искушение святого Антония"
    1567

    3."Умерщвление св.Юстинии"
    1573

    4."Портрет Даниеле Барбаро"
    1569

    5."Христос и самаритянка" (фрагмент)
    1582

    6."Голгофа"
    1570-е

    7."Марс и Венера"
    1570-е

    8."Аллегория любви. Измена"
    1570

    9."Святая Лючия"
    1580

    10."Христос в Эммаусе"
    1570-е

    11."Казнь святых Марка и Марциллиана"
    1578

    12."Пир в доме Симона"
    Ок.1581

    13."Ангелы"
    (фрагм."Женщина из Зебедии и Христос")

    14."Купание Сусанны"
    1570-е, Лувр, Париж

    15. "Не прикасайся ко мне!" 1570-е
    Художественный музей, Гренобль

    16."Купание Вирсавии" 1570-е
    Музей изящных искусств, Лион

    ****************************

    ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ -
    (Leonardo da Vinci) (1452-1519),
    итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер.
    Основоположник художественной культуры Высокого Возрождения,
    Леонардо да Винчи сложился как мастер,
    обучаясь во Флоренции у А. дель Верроккьо.
    Методы работы в мастерской Вероккьо, где художественная практика
    сопрягалась с техническими экспериментами,
    а также дружба с астрономом П.Тосканелли способствовали
    зарождению научных интересов молодого да Винчи.

    1."Мадонна с прялкой" 1501

    2."Дева и младенец с св.Анной"
    Ок.1507

    3."Вакх"
    1510-1513

    4."Иоанн Креститель"
    1513-1517

    5."Леда и лебедь"
    1490-1500-е

    6."Мадонна с гвоздикой" 1473

    7."Портрет Беатриче д"Эсте"
    1490-е

    8."Портрет Джиневры Бенчи"
    1476

    9."Благовещение"
    1472-1475

    10."Тайная вечеря"
    (центральный фрагмент) 1495-1497, Милан

    11.Реставрационная версия фрески "Тайная вечеря"
    (центральный фрагмент)

    12."Мадонна Литта"
    Ок.1491, Эрмитаж, Санкт-Петербург

    13."Дама с горностаем" 1485-1490
    Национальный музей, Краков

    14."Портрет музыканта" 1490
    Пинакотека Амброзиана, Милан

    15. "Мона Лиза" (Джоконда)
    1503-1506, Лувр, Париж

    16."Мадонна Бенуа" 1478
    Эрмитаж, Санкт-Петербург

    17."Портрет неизвестной"
    Ок.1490, Лувр, Париж

    18."Мадонна в скалах" Ок. 1511
    Национальная галерея, Лондон

    ****************************

    ДЖОРДЖОНЕ -
    (Giorgione; собственно Джорджо Барбарелли да Кастельфранко,
    Barbarelli da Castelfranco) (1476 или 1477–1510),
    итальянский живописец, один из основоположников
    искусства Высокого Возрождения.
    Учился, вероятно, у Джованни Беллини,
    был близок к кругу венецианских гуманистов,
    славился также как певец и музыкант.
    Наряду с композициями на религиозные темы
    (“Поклонение пастухов”, Национальная галерея искусства, Вашингтон).
    Джорджоне создавал картины на светские, мифологические сюжеты,
    именно в его творчестве получившие преобладающее значение.

    1."Гроза"
    1505

    2."Воин со своим оруженосцем"
    1509

    3."Мадонна на троне
    и святые" 1505

    4."Мадонна на фоне пейзажа"
    1503

    5."Три возраста жизни"
    1510

    6."Мадонна с книгой"
    1509-1510

    7."Нахождение Моисея"
    1505

    8."Поклонение пастухов"
    Ок.1505

    9."Портрет Антонио Броккардо"

    10."Сельский концерт"
    1510

    11."Портрет старухи"
    Ок.1510

    12."Церера"
    Ок.1508

    13."Портрет юноши"
    Ок.1506

    14."На закате"
    1506

    15."Мадонна с младенцем и святые"
    1510

    16."Юдифь" Ок.1504
    Эрмитаж, Санкт-Петербург

    17."Лаура" 1506
    Музей истории искусств, Вена

    18."Спящая Венера"
    Ок.1510, Дрезденская галерея

    19."Три философа" 1508
    Музей истории искусств, Вена

    ****************************

    КАРПАЧЧО Витторе -
    (Carpaccio) Витторе
    (около 1455 или 1456 - около1526),
    итальянский живописец Раннего Возрождения.
    Учился у Джентиле Беллини; работал в Венеции.
    Легендарные священные события Карпаччо трактовал как реальные сцены,
    развернутые в пространстве современной ему Венеции,
    включал в них городские пейзажи и интерьеры, многочисленные жанровые детали,
    ярко воссоздающие быт горожан (циклы картин из жизни Св.Урсулы, 1490-1495,
    Галерея Академии, Венеция, а также Св.Георгия и Св.Иеронима, 1502-1507,
    Скуола ди Сан-Джорджо дельи Скьявони, Венеция).
    Стремление к созданию целостной картины мироздания уживается в произведениях
    Карпаччо с увлекательный повествовательностью,
    поэтической и несколько наивной свежестью деталей.
    Тонко передавая эффект смягчения световоздушной средой
    звучания локальных цветовых пятен,
    Карпаччо подготовил колористические открытия венецианской школы живописи XVI века.

    1."Прибытие паломников
    в Кельн"
    1490

    2."Мадонна, Иоанн Креститель и святые"
    1498

    3."Лев святого Марка"
    (фрагмент)
    1516

    4."Диспут св.Стефана"
    Житие св.Стефана
    1514

    5."Спаситель и четыре апостола"
    1480

    6."Святой Георгий, поражающий дракона"
    1502-1508

    7."Апофеоз святой Урсулы"
    1491

    8."Умерщвление десяти тысяч"
    1515

    9."Крещение селенитов св. Георгием"
    1507

    10."Молодой рыцарь" 1510,
    Собрание Тиссен-Борнемиса, Мадрид

    11."Аллегория. Страсти Христовы"
    1506, Метрополитен, Нью-Йорк

    12."Встреча паломников с Папой"
    1493, Галерея Академии, Венеция

    13."Чудо Святого Креста"
    1494, Галерея Академии, Венеция

    ****************************

    МИКЕЛАНДЖЕЛО Буонаротти -
    (Michelangelo Buonarroti; иначе Микеланьоло ди Лодовико ди Лионардо ди Буонаррото Симони)
    (1475-1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт
    .В искусстве Микеланджело с огромной выразительной силой воплотились как глубоко человечные,
    полные героического пафоса идеалы Высокого Возрождения, так и трагическое ощущение кризиса
    гуманистического миропонимания, характерное для позднеренессансной эпохи.
    Микеланджело учился во Флоренции в мастерской Д.Гирландайо (1488-1489) и
    у скульптора Бертольдо ди Джованни (1489-1490),
    однако определяющее значение для творческого развития Микеланджело имело его знакомство
    с работами Джотто, Донателло, Мазаччо, Якопо делла Кверча,
    изучение памятников античной пластики.
    Творчество Микеланджело,
    ставшее блестящим заключительным этапом итальянского Возрождения,
    сыграло огромную роль в развитии европейского искусства,
    во многом подготовило становление маньеризма,
    оказало большое влияние на сложение принципов барокко.

    1.Роспись свода Сикстинской капеллы

    2.Люнеты (пророки и папы)

    3.Деталь росписи «Сотворение Адама»

    4.Деталь «Пророки Иеремия и Исайя»

    5.Деталь росписи «Сотворение Евы»

    6.«Святое семейство» 1506

    7.Сикстинская капелла
    "Потоп"

    8.Сикстинская капелла
    "Ливийская сивилла"

    9.Сикстинская капелла
    "Отделение света от тьмы"

    10.Сикстинская капелла
    "Грехопадение"

    11.Сикстинская капелла
    "Эритрейская сивилла"

    12.Сикстинская капелла
    "Пророк Захария"

    ****************************

    РАФАЭЛЬ Санти -
    (собственно Раффаэлло Санти или Санцио, Raffaello Santi, Sanzio)
    (1483-1520), итальянский живописец и архитектор.
    В его творчестве с наибольшей ясностью воплотились
    гуманистические представления Высокого Возрождения
    о прекрасном и совершенном человеке, живущем в гармонии с миром,
    характерные для эпохи идеалы жизнеутверждающей красоты.
    Рафаэль, сын живописца Джованни Санти, ранние годы провел в Урбино,
    в 1500-1504 учился у Перуджино в Перудже.
    Произведения этого периода отмечены тонкой поэзией
    и мягким лиризмом пейзажных фонов.
    Искусство Рафаэля, оказавшее громадное влияние на европейскую живопись XVI-XIX
    и, отчасти, XX веков, на протяжении столетий сохраняло для художников и зрителей
    значение непререкаемого художественного авторитета и образца.

    1."Мадонна Грандука"
    1504

    2."Мадонна дель Импанната"
    1504

    3."Мадонна в зелени"
    Ок.1508

    4."Святое семейство под дубом"
    1518

    5."Алтарь св.Николаса"
    (фрагм.) 1501

    6."Битва св.Георгия с драконом"
    1502

    7."Три грации"
    1502

    8."Сон рыцаря"
    1502

    9."Триумф Галатеи"
    1514

    10."Мадонна Ансидеи"
    Ок.1504

    11."Несение креста"
    1516

    12."Св.Михаил и дракон"
    1514

    13."Адам и Ева"
    1509-1511

    14."Иоанна Арагонская"
    1518

    15."Дама с единорогом"
    Ок.1502

    16."Портрет Маргариты Лути"
    1519

    17."Портрет Бальтазара Кастильоне" 1515

    18."Мадонна Каниджани" 1508
    Старая пинакотека, Мюнхен

    19."Мадонна Конестабиле" 1502-1504
    Эрмитаж, Санкт-Петербург

    20."Видение Иезекииля" 1515
    Палаццо Питти, Флоренция

    21."Сикстинская Мадонна" 1514
    Картинная галерея, Дрезден

    ****************************

    ТИЦИАН -
    (собственно Тициано Вечеллио, Tiziano Veccellio),
    (1476/77 или 1480-е годы - 1576),
    итальянский живописец эпохи
    Высокого и Позднего Возрождения.
    Учился в Венеции у Джованни Беллини,
    в мастерской которого сблизился с Джорджоне;
    работал в Венеции, а также в Падуе, Ферраре, Мантуе, Урбино, Риме и Аугсбурге.
    Тесно связанный с венецианскими художественными кругами
    (Джорджоне, Я.Сансовино, писатель П.Аретино и др.),
    выдающийся мастер венецианской школы живописи,
    Тициан воплотил в своем творчестве гуманистические идеалы Возрождения.
    Его жизнеутверждающее искусство отличается многогранностью,
    широтой охвата действительности, раскрытием глубоких драматических конфликтов эпохи.
    Живописная техника Тициана оказала исключительное влияние на дальнейшее,
    вплоть до ХX века, развитие мирового изобразительного искусства.

    1."Светская любовь"
    (Тщеславие) 1515

    2."Диана и Каллисто"
    1556 - 1559

    3."Бахус и Ариадна"
    1523-1524

    4."Похищение Европы"
    1559 - 1562

    5."Грехопадение"
    1570

    6."Флора"
    1515

    7."Иоланта"
    (La Bella Gatta)

    8."Федериго Гонзага из Мантуи"
    1525

    9."Венера с зеркалом" 1555

    10."Даная и амур"
    1546

    11."Любовь земная и небесная"
    1510

    12."Портрет молодой женщины"
    Ок.1530, Эрмитаж, Санкт-Петербург

    13."Кающаяся Мария Магдалина"
    1560-е, Эрмитаж, Санкт-Петербург

    14."Диана и Актеон" 1556
    Нац. галерея Шотландии, Эдинбург

    15. "Вакханалия"
    1525, Музей Лувр, Париж

    16."Венера Урбинская"
    1538, Уффици, Флоренция

    17."Венера и Адонис"
    1554, Прадо, Мадрид

    ****************************

    Эпоха Возрождения (Ренессанс). Италия. XV-XVI века. Ранний капитализм. Страной правят богатые банкиры. Они интересуются искусством и наукой.

    Богатые и влиятельные собирают вокруг себя талантливых и мудрых. Поэты, философы, художники и скульпторы ведут ежедневные беседы со своими покровителями. В какой-то миг показалось, что людьми правят мудрецы, как того хотел Платон.

    Вспомнили о древних римлянах и греках. Они тоже строили общество свободных граждан, где главная ценность - человек (не считая рабов, конечно).

    Возрождение - это не просто копирование искусства древних цивилизаций. Это смешение. Мифологии и Христианства. Реалистичности натуры и душевности образов. Красоты физической и духовной.

    Это была всего лишь вспышка. Период Высокого Возрождения – это примерно 30 лет! С 1490-х годов до 1527 гг. С начала расцвета творчества Леонардо. До разграбления Рима.

    Мираж идеального мира быстро померк. Италия оказалась слишком хрупкой. Она вскоре была порабощена очередным диктатором.

    Однако эти 30 лет определили главные черты европейской живописи на 500 лет вперёд! Вплоть до .

    Реалистичность изображения. Антропоцентризм (когда центр мира – Человек). Линейная перспектива. Масляные краски. Портрет. Пейзаж…

    Невероятно, но в эти 30 лет творили сразу несколько гениальных мастеров. В другие времена они рождаются один в 1000 лет.

    Леонардо, Микеланджело, Рафаэль и Тициан - титаны эпохи Возрождения. Но нельзя не упомянуть и о двух их предшественниках: Джотто и Мазаччо. Без которых бы никакого Возрождения и не было.

    1. Джотто (1267-1337 гг.)

    Паоло Уччелло. Джотто да Бондоньи. Фрагмент картины “Пять мастеров флорентийского Возрождения”. Начало XVI века. .

    XIV век. Проторенессанс. Главный его герой - Джотто. Это мастер, который в одиночку совершил революцию в искусстве. За 200 лет до Высокого Возрождения. Если бы не он, эпоха, которой так гордится человечество, вряд ли бы наступила.

    До Джотто были иконы и фрески. Они создавались по византийским канонам. Лики вместо лиц. Плоские фигуры. Несоблюдение пропорций. Вместо пейзажа - золотой фон. Как, например, на этой иконе.


    Гвидо да Сиена. Поклонение волхвов. 1275-1280 гг. Альтенбург, Музей Линденау, Германия.

    И вдруг появляются фрески Джотто. На них объёмные фигуры. Лица благородных людей. Старые и молодые. Печальные. Скорбные. Удивленные. Разные.

    Фрески Джотто в церкви Скровеньи в Падуе (1302-1305 гг.). Слева: Оплакивание Христа. Посередине: Поцелуй Иуды (фрагмент). Справа: Благовещение святой Анны (матери Марии), фрагмент.

    Главное творение Джотто - это цикл его фресок в капелле Скровеньи в Падуе. Когда эта церковь открылась для прихожан, в неё хлынули толпы людей. Такого они никогда не видели.

    Ведь Джотто сделал небывалое. Он перевёл библейские сюжеты на простой, понятный язык. И они стали гораздо доступнее обычным людям.


    Джотто. Поклонение волхвов. 1303-1305 гг. Фреска в Капелле Скровеньи в Падуе, Италия.

    Именно это будет свойственно многим мастерам Эпохи Возрождения. Лаконичность образов. Живые эмоции персонажей. Реалистичность.

    О фресках мастера читайте подробнее в статье.

    Джотто восхищались. Но его новаторство развивать дальше не стали. В Италию пришла мода на интернациональную готику.

    Только через 100 лет появится достойный продолжатель Джотто.

    2. Мазаччо (1401-1428 гг.)


    Мазаччо. Автопортрет (фрагмент фрески “Святой Петр на кафедре”). 1425-1427 гг. Капелла Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине, Флоренция, Италия.

    Начало XV века. Так называемое Раннее Возрождение. На сцену выходит ещё один новатор.

    Мазаччо был первым художником, который использовал линейную перспективу. Ее разработал его друг, архитектор Брунеллески. Теперь изображенный мир стал похож на реальный. Игрушечная архитектура осталась в прошлом.

    Мазаччо. Святой Петр исцеляет своей тенью. 1425-1427 гг. Капелла Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине, Флоренция, Италия.

    Он перенял реализм Джотто. Однако в отличие от предшественника уже хорошо знал анатомию.

    Вместо глыбообразных персонажей Джотто - прекрасно сложенные люди. Совсем как у древних греков.


    Мазаччо. Крещение неофитов. 1426-1427 гг. Капелла Бранкаччи, церковь Санта-Мария дель Кармине во Флоренции, Италия.
    Мазаччо. Изгнание из Рая. 1426-1427 гг. Фреска в Капелле Бранкаччи, церковь Санта-Мария дель Кармине, Флоренция, Италия.

    Мазаччо прожил недолгую жизнь. Он умер, как и его отец, неожиданно. В 27 лет.

    Однако последователей у него было много. Мастера следующих поколений ходили в капеллу Бранкаччи, чтобы учиться по его фрескам.

    Так новаторство Мазаччо было подхвачено всеми великими художниками Высокого Возрождения.

    3. Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.)


    Леонардо да Винчи. Автопортрет. 1512 г. Королевская библиотека в Турине, Италия.

    Леонардо да Винчи - один из титанов Эпохи Возрождения. Он колоссальным образом повлиял на развитие живописи.

    Именно да Винчи повысил статус самого художника. Благодаря ему представители этой профессии отныне не просто ремесленники. Это творцы и аристократы духа.

    Леонардо сделал прорыв в первую очередь в портретной живописи.

    Он считал, что ничто не должно отвлекать от главного образа. Взгляд не должен блуждать от одной детали к другой. Так появились его знаменитые портреты. Лаконичные. Гармоничные.


    Леонардо да Винчи. Дама с горностаем. 1489-1490 гг. Музей Черторыйских, Краков.

    Главное же новаторство Леонардо - это то, что он нашёл способ сделать образы … живыми.

    До него персонажи на портретах были похожи на манекены. Линии были чёткими. Все детали тщательно прорисованы. Раскрашенный рисунок никак не мог быть живым.

    Леонардо изобрел метод сфумато. Он растушевал линии. Сделал переход от света к тени очень мягким. Его герои словно покрыты еле уловимой дымкой. Персонажи ожили.

    . 1503-1519 гг. Лувр, Париж.

    Сфумато войдёт в активный словарь всех великих художников будущего.

    Часто встречается мнение, что Леонардо, конечно, гений, но не умел ничего довести до конца. И картины часто не дописывал. И многие его проекты так и остались на бумаге (между прочим, в 24 томах). И вообще его бросало то в медицину, то в музыку. Даже искусством сервировки одно время увлекался.

    Однако сами подумайте. 19 картин - и он - величайший художник всех времён и народов. А кто-то даже близко не стоит по величию, при этом написав 6000 полотен за жизнь. Очевидно же, у кого КПД выше.

    О самой знаменитой картине мастера читайте в статье .

    4. Микеланджело (1475-1564 гг.)

    Даниеле да Вольтерра. Микеланджело (фрагмент). 1544 г. Музей Метрополитен, Нью-Йорк.

    Микеланджело считал себя скульптором. Но был универсальным мастером. Как и другие его коллеги Эпохи Возрождения. Поэтому его живописное наследие не менее грандиозно.

    Он узнаваем прежде всего по физически развитым персонажам. Он изображал совершенного человека, в котором физическая красота означает красоту духовную.

    Поэтому все его герои такие мускулистые, выносливые. Даже женщины и старики.

    Микеланджело. Фрагменты фрески “Страшный суд” в Сикстинской капелле, Ватикан.

    Часто Микеланджело писал персонажа обнаженным. А потом уже сверху дописывал одежду. Чтобы тело было максимально рельефным.

    Потолок Сикстинской капеллы он расписывал в одиночку. Хотя это несколько сотен фигур! Он даже краски растирать никому не позволял. Да, он был нелюдимым. Обладал крутым и неуживчивым характером. Но больше всех он был недоволен … собой.


    Микеланджело. Фрагмент фрески “Сотворение Адама”. 1511 г. Сикстинская капелла, Ватикан.

    Микеланджело прожил долгую жизнь. Пережил угасание Возрождения. Для него это было личной трагедией. Поздние его работы полны печали и скорби.

    Вобще творческий путь Микеланджело уникален. Ранние его работы - это восхваление человека-героя. Свободного и мужественного. В лучших традициях Древней Греции. Как его Давид.

    В последние годы жизни - это трагические образы. Намеренно грубо отесанный камень. Как будто перед нами памятники жертвам фашизма XX века. Посмотрите на его “Пьету”.

    Скульптуры Микеланджело в Академии изящных искусств во Флоренции. Слева: Давид. 1504 г. Справа: Пьета Палестрины. 1555 г.

    Как такое возможно? Один художник за одну свою жизнь прошёл все этапы искусства от эпохи Возрождения до XX века. Что же делать последующим поколениям? Идти своим путём. Осознавая, что планка поднята очень высоко.

    5. Рафаэль (1483-1520 гг.)

    . 1506 г. Галерея Уффици, Флоренция, Италия.

    Рафаэль никогда не был в забвении. Его гениальность признавали всегда: и при жизни, и после смерти.

    Его герои наделены чувственной, лиричной красотой. Именно его по праву считаются самыми прекрасными женскими образами, когда-либо созданными. Внешняя красота отражает и душевную красоту героинь. Их кротость. Их жертвенность.

    Рафаэль. . 1513 г. Галерея старых мастеров, Дрезден, Германия.

    Знаменитые слова “Красота спасёт мир” Фёдор Достоевский сказал именно о . Это была его самая любимая картина.

    Однако чувственные образы - это не единственная сильная сторона Рафаэля. Он очень тщательно продумывал композиции своих картин. Он был непревзойдённым архитектором в живописи. Причём всегда находил самое простое и гармоничное решение в организации пространства. Кажется, что по-другому и быть не может.


    Рафаэль. Афинская школа. 1509-1511 гг. Фреска в станцах Апостольского дворца, Ватикан.

    Рафаэль прожил всего 37 лет. Он умер внезапно. От подхваченной простуды и врачебной ошибки. Но его наследие трудно переоценить. Многие художники боготворили этого мастера. И множили его чувственные образы в тысячах своих полотен..

    Тициан был непревзойдённым колористом. Также он много экспериментировал с композицией. Вообще он был дерзким новатором.

    За такую яркость таланта его все любили. Называли “королем живописцев и живописцем королей”.

    Говоря о Тициане, хочется после каждого предложения ставить восклицательный знак. Ведь именно он привнёс в живопись динамику. Пафос. Восторженность. Яркий колорит. Сияние красок.

    Тициан. Вознесение Марии. 1515-1518 гг. Церковь Санта-Мария Глориози деи Фрари, Венеция.

    К концу жизни он выработал необычную технику письма. Мазки быстрые, густые. Краску наносил то кистью, то пальцами. От этого - образы ещё более живые, дышащие. А сюжеты - ещё более динамичные и драматичные.


    Тициан. Тарквиний и Лукреция. 1571 г. Музей Фицуильяма, Кэмбридж, Англия.

    Вам это ничего не напоминает? Конечно, это техника . И техника художников XIX века: барбизонцев и . Тициан, как и Микеланджело, пройдёт 500 лет живописи за одну свою жизнь. На то он и гений.

    О знаменитом шедевре мастера читайте в статье.

    Художники эпохи Возрождения - это обладатели больших знаний. Чтобы оставить такое наследие, нужно было очень многое изучить. В области истории, астрологии, физики и так далее.

    Поэтому каждый их образ заставляет нас задумываться. Для чего это изображено? Какое здесь зашифровано послание?

    Они почти никогда не ошибались. Потому что досконально продумывали своё будущее произведение. Использовали весь багаж своих знаний.

    Они были больше, чем художники. Они были философами. Объясняли нам мир с помощью живописи.

    Вот почему они будут нам всегда глубоко интересны.